Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

tableau du samedi

2023-09-30T03:30:33+02:00

La 50ème

Publié par luna

 

Ici ..

 

Pour la 50ème Edition du ..

 

Edvard Munch

Autoportrait-1882-

 

BIOGRAPHIE EDVARD MUNCH - Peintre expressionniste norvégien, Edvard Munch était également graveur. Il a peint de célèbres tableaux tels que "Le Cri", "Séparation", "La Danse de la vie" ou "La Madone".

 

Biographie courte d'Edvard Munch - Le peintre et graveur Edvard Munch est né le 12 décembre 1863 à Adalsbruk en Norvège. Il poursuit des études techniques avant d'intégrer l'école royale de dessin, où il étudie les anciens maîtres. Aux côtés du naturaliste Christian Krohg, Edvard Munch développe son talent pour le réalisme français. Grâce à des bourses d'études, l'artiste visionnaire peut voyager. Il s'installe à Paris, où il désire peindre les affres de son existence, puis à Berlin. Edvard Munch côtoie de nombreux artistes et se fait réellement connaître grâce à une exposition en 1892. Le peintre développe ses sujets et multiplie les techniques. Il entretient par ailleurs une relation amoureuse difficile avec Tulla Larsen.

 

Les oeuvres d'Edvard Munch

Figure de proue de la peinture moderne, Edvard Munch est un peintre norvégien du XIXe siècle. Il excelle dans l'expressionnisme, ce courant, qui s'opposant à l'impressionnisme français, valorise la subjectivité du peintre plutôt que le réalisme, afin de provoquer une émotion chez le spectateur. Ses œuvres les plus connues, "Le Cri", "La Madone" (Madonna) et "Séparation", marquent l'apogée de son talent, dans les années 1890. Ses peintures reconnues font de lui un artiste célèbre en Europe et dans le monde entier. Les thématiques de la mort, de la tristesse et de la maladie qui ont ponctué sa vie et celle de sa famille imprègnent ses tableaux. Dépressif, Edvard Munch sombre dans l'alcoolisme et séjourne six mois en clinique à Copenhague. En Allemagne, les nazis qualifient son art de "dégénéré", au même titre que Marc Chagall, et brûlent près de 80 de ses œuvres en 1937. L'artiste continue à peindre jusqu'à la fin de sa vie, qu'il termine de façon solitaire. Edvard Munch décède le 23 janvier 1944 à Oslo (Norvège). Disparu à 80 ans, le peintre laisse derrière lui plus d'un millier de tableaux, dessins et sculptures. Son visage apparaît sur les billets de 1000 krones, dans la monnaie norvégienne.

 

 

 

 

 

 

"Le cri"-1893-

 

"Golgotha"-1900-

"Clair de lune"-1895-

"Puberté"-1895-

"La vigne vierge rouge"-1898-1900-

 

"Cendre"-1894-

"L'enfant malade"-1907-

 

"La danse de la vie"-1900-

 

"Mélancolie"-1891-

 

 "Madonna"-1894-1895-

 

 

@potins-de-luna.over-blog.com
FB

 

Voir les commentaires

2023-09-23T22:52:00+02:00

La 49ème !

Publié par luna

 

Ici ..

Pour la 49ème Edition du ..

 

« L’essence même de la créativité signifie qu’elle ne peut être définie et compartimentée ; Présentant à l’artiste, une immunité de la direction conventionnelle, l’adoption d’une direction différente, lui accordant la liberté et la possibilité de chercher des voies alternatives."

"Un artiste doit être un inventeur ainsi qu’un interprète, créant des idées originales, puis interprétant ces idées sur une toile ou un support alternatif sélectionné.

Je suis diverse dans mon attitude envers l’art, donc pour moi rester dans un style est pratiquement impossible, chaque style a besoin d’une approche différente et d’une discipline différente.

Je me mets constamment au défi, c’est au cœur de mon être même, de briser les murs qui nous entourent, de découvrir, de chercher au-delà, de percer dans une direction inconnue.

Notre existence même est une existence qui nécessite une analyse constante qui coïncide avec mon défi constant d’allumer une identité inconnue à l’intérieur, à la recherche d’une voie incontestée. C’est par la confrontation personnelle avec soi-même que l’on découvre et dépasse de nouvelles frontières et que l’on change les concepts traditionnels de l’art.

L’évolution des beaux-arts nous concerne tous et c’est l’artiste qui s’efforce constamment d’apporter une prise de conscience et une reconnaissance à l’extraordinaire monde de l’art. C’est une entreprise émotionnelle et spirituelle et parfois écrasante."

Paul Ygartua, né en 1945 à Liverpool d'un père espagnol basque et d'une mère anglaise, a fait ses études d'art au sein du "Liverpool Art College" avant de partir s'installer à 19 ans à Vancouver, où il a commencé à peindre. C'est grâce à ses portraits de chefs indiens qu'il a rencontré ses premiers succès. Il a réalisé d'ailleurs plusieurs gigantesques murailles sur ce sujet, dont la plus connue pour le pavillon des Nations Unies à l'occasion de l'exposition universelle de Vancouver : Son style a évolué au fil des années et il a expérimenté beaucoup de techniques différentes. Son travail tend vers l'abstrait qu'il aime réaliser particulièrement sur les grands formats. Ses toiles sont libérées et colorées, elles dégagent une harmonie instinctive. Paul est un peintre instinctif : sa joie de vivre communicative, son énergie et son esprit passionné imprègnent son oeuvre.
Paul Ygartua a reçu de nombreuses distinctions. Il expose dans des salons d'art contemporain et des galeries, à travers le monde. Il travaille régulièrement sur commande pour des toiles ou des fresques.

"Frenzy"

"Echec & Mat"

"Fascination"

"Homme & Femme"

"Musicos-Cuadro"

"De Près"

@potins-de-luna.over-blog.com
FB

 

​​​​

Une Tite visite chez Lilou ?

Voir les commentaires

2023-09-23T21:35:00+02:00

Les 5 sens

Publié par luna

 

Ici ...

 

Ma Participation au ...

@gossip-girl.over-blog.com
Lilou

 

 

 

Les Allégories des cinq sens sont une série de cinq tableaux mettant en scène les personnifications féminines des sens, peints par Jan Brueghel l'Ancien (Brueghel de Velours) et Pierre Paul Rubens en 1617 et 1618 à Anvers.

Il s’agit de l’un des exemples les plus célèbres1 et les plus réussis2 de la collaboration de Brueghel avec Rubens, par ailleurs unis par une étroite amitié.

Bien que la représentation des cinq sens sous les traits de personnages féminins remonte au xvie siècle3, c'est Brueghel qui, le premier, prendra prétexte du thème pour mettre en scène des amoncellements d’œuvres d'art, d'instruments de musique, d'outils scientifiques et d'équipements militaires, accompagnés des fleurs de la terre et du produit de la chasse et de la pêche1. Cette manière de traiter ce thème sera largement reprise dans la peinture flamande2.

Cette série de peintures est aujourd’hui exposée au musée du Prado, à Madrid, en Espagne.

 

 

Biographie détaillée de Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

 

“Pierre-Paul Rubens, peintre flamand, né à Siegen, près de Cologne, le 28 juin 1577 mort à Anvers le 30 mai 1640. Un tapissier, Jean Rubens, échevin d’Anvers, suspect de calvinisme, était parti pour Cologne en 1568 avec sa femme, Maria Pypelinex, après l’exécution, des comtes d.’Egmont et de Hornes. Il eut là l’occasion d’assister, comme juriste, la femme de Guillaume le Taciturne; entraîné par elle dans des relations clandestines, il fut emprisonné à Siegen (1574) par le comte de Nassau, frère de Guillaume. Maria Pypelinex, cœur généreux et femme de tête, profitant de ce que les Nassau craignaient le scandale, obtint à prix d’or son internement d’abord à Siegen (1573), puis à Cologne (1578), enfin sa liberté complète (1583).

Voilà comment Pierre-Paul Rubens naquit et fut élevé en terre germaine. Ramené à Anvers après la mort de son père, en juin 1587, il apprit le flamand, le français et le latin. Il devait, plus tard, se servir couramment de l’italien dans sa correspondance.

Biographie de Pieter Brueghel

Les Brueghel constituent une dynastie de peintres flamands dont les plus importants sont Pieter Brueghel l'Ancien et Jan Brueghel de Velours. Pieter Brueghel, dit l'Ancien, grand peintre de la Renaissance flamande, eut deux fils également peintres : Pieter le Jeune dit d'Enfer (1564-1638) et Jan I (1568-1625) dit de Velours. Jan I aura lui-même deux fils peintres : Jan II dit le Jeune (1601-1678) et Ambrosius (1617-1675). Enfin Jan II aura deux fils peintres : Abraham (1631-1697) et Jan-Baptist (1647-1719). Le nom de la famille provient d'un petit village situé près de Breda, au sud des actuels Pays-Bas, où serait né Brueghel l'Ancien. Il choisit en effet le nom de ce village pour signer ses toiles. L'orthographe peut fluctuer : Brueghel ou Bruegel ou encore Breughel (adaptation en français, déconseillée).

Les informations biographiques concernant ce peintre sont peu nombreuses et il est courant de se référer à Karel Van Mander qui lui consacre un bref article. Sa date de naissance n'est pas connue, mais se situe probablement autour de 1525. Selon Van Mander, il fut l'élève de Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), peintre flamand célèbre pour avoir peint une évocation très animée de La Cène dans une sorte d'auberge flamande. En 1552-53, il voyage en Italie selon un itinéraire que l'on a pu reconstituer en partie grâce aux dessins réalisés à cette occasion. Il a été jusqu'à Rome. A l'exception de ce voyage, Brueghel l'Ancien travaille à Anvers de 1551 à 1562 et appartient à la Guilde des peintres de la ville. Il se lie avec Hans Franckert, un marchand originaire de Nuremberg, qui est aussi son commanditaire. Van Mander rapporte les équipées des deux compères :

 

 

"Allégorie de la Vue"-1617-

 

"Allégorie de l'Ouïe"-1617-1618

 

"Allégorie de l'Odorat"1617-1618

Allégorie du Goût"-1618-

 

Allégorie du Toucher"-1617-1618

@potins-de-luna.over-blog.com
FB

 

@gossip-girl.over-blog.com
Chez Luna

 

Voir les commentaires

2023-09-16T18:56:18+02:00

La 48ème !!

Publié par luna

Ici ...

 

Pour la 48ème Edition du ...

Gustav Klimt

Artiste phare du symbolisme viennois, Gustav Klimt (1862–1918) est mondialement connu pour ses compositions précieuses où l’or domine. Dans le sillage de l’Art nouveau, son œuvre est puissamment décorative. Il a été l’un des fondateurs du mouvement sécessionniste, créé dans le but de faire rayonner l’art autrichien sur la scène internationale. Personnalité profondément originale, Klimt a suscité en son temps des réactions contrastées en raison de l’érotisme de ses compositions où vie et mort s’entremêlent.

     

- Maître de l'Art Nouveau, Gustav Klimt est célèbre pour ses tableaux de paysages ainsi que ses nombreux portraits de femmes. Ses oeuvres les plus connues sont "Le Baiser" et "L'Arbre de vie".

 

Il a dit : « Tout l’art est érotique. »

 

Sa vie :

Né près de Vienne, Gustav Klimt est le fils d’un orfèvre. Il suit des études artistiques à l’École des arts et métiers de Vienne puis fait ses débuts dans la décoration, en participant notamment au  décor de la cour du Kunsthistorisches Museum de Vienne. En 1883, il crée un atelier avec son frère, orfèvre ciseleur de son état. À cette époque, Klimt contribue à de nombreux chantiers de décoration de villas bourgeoises. À la fin de cette décennie, il conquiert son autonomie et il gagne une reconnaissance officielle. Sa réputation de peintre décorateur est pleinement assurée.

Portrait d'Adèle "féminité dorée"

"Bébé" (berceau)

"Sisters"

"Maison forestière"

"Adèle"

"Dame à la fourrure"

 

"Femme à l'éventail"

"Fredericke Maria Beer"

 

"Les amies"

"Adam & Eve"

 

 

@potins-de-luna.over-blog.com
FB

 

Voir les commentaires

2023-09-13T04:37:58+02:00

On Sent ... On Touche !!

Publié par luna

Ici ...

Ma Participation au ...

@potins-de-luna.over-blog.com
Fardoise

 

 

REMBRANDT

Peintre néerlandais né à Leyde le 15 juillet 1606 ou 1607 et mort à Amsterdam le 4 octobre 1669, est généralement considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque, et l'un des plus importants de l'École hollandaise du XVIIe siècle.
Si Rembrandt est dans ce lexique dédié aux massages c'est parce qu'il est à l'origine de cinq toiles dont seules quatre nous sont parvenues dédiées aux cinq sens.

 

 

"Le toucher"

Le patient évanoui "L'odorat"

 

@gossip-girl.over-blog.com
FB

 

Voir les commentaires

2023-09-09T10:18:12+02:00

La 48ème !! "Quand l'Art a du Cul "!

Publié par luna

Ici ...

Pour la 48ème Edition du ...

Quand l'Art a du Cul ... 

Cultes ! Des fesses-à-face obsédants..

..Les fesses des femmes ..

 

Tu savais p'têtre pas que les fesses des femmes ont déjà été dessinées

sous toutes les coutures ?

Découvres une histoire de fesses dans l'histoire de l'Art ..😲

 

J'entend déjà les mauvaises langues râler : « Bon, des fesses, c’est des fesses, pas besoin d’en faire des tonnes… ». Je ne peut que leur donner raison. Pourtant, dans l’art, il y en a bien des tonnes… de fesses. Idéalisées ou réalistes, blanches ou rosées, fermes ou molles, les fesses des femmes semblent fasciner les artistes masculins depuis toujours.

 

 

Super on venait de refaire le lit !

"La femme se couchant"-Jacob van Loo-

"Coucher à l'italienne (les fesses blanches)-Jacob van Loo-

Jacob van Loo dit aussi en français Jacques Van Loo (L'Écluse, 1614 – Paris, le 26 ou le 27 novembre 1670eintre de scènes mythologiques, bibliques et de genre, et un portraitiste néerlandais (Provinces-unies) du siècle d'or. Il fut le fondateur de la dynastie de peintres van Loo.

Fini d’utiliser les déesses comme prétexte pour mater des fesses. Jacques van Loo représente une femme ancrée dans le réel. Sans aucune gêne de nous montrer son joli fessier aux teintes de porcelaine, elle sourit à l’observateur comme pour l’inviter à la rejoindre. Un moment chargé d’érotisme qui en ferait presque oublier l’affreux bonnet de nuit. Presque…

 

Raphaël, né en 1483 à Urbino (Nord-Est de l'Italie), mort en 1520 au Palais Caprini à Rome : Son épitaphe, elle aussi, relève de la poésie et du génie : "Ci-gît Raphaël, qui durant sa vie fit craindre à la nature d'être maîtrisée par lui, lorsqu'il mourut, de mourir avec lui."

Les Trois Grâces du peintre Raphaël représentent des déesses. C’est donc tout naturellement qu’elles ne dégagent aucune expression si ce n’est une forme de beauté immatérielle. La fesse semble ferme et lisse mais parait assez surréaliste. Un peu comme lorsqu’une instagrameuse force sur les filtres…

 

"L'Odalisque brune" -François Boucher-

François Boucher, né le 29 septembre 1703 à Paris où il est mort le 30 mai 1770, est un peintre dessinateur, graveur et décorateur français, représentatif style rocaille

Dans L’Odalisque brune, François Boucher ne laisse aucun doute quant au sujet de son tableau. Si l’on trace les diagonales partant des coins de l’œuvre, le centre de la toile s’avère être les fesses de son modèle. Élevées en stars, ces fesses ressortent en contraste avec le velours bleu de ce lit défait, évoquant des ébats amoureux. Le visage du modèle ne laisse paraître aucune émotion, la jeune femme semble simplement se prélasser les fesses à l’air. 

 

"Leda and the Swan" -François Boucher-

 

-Félix Valloton-

Félix Vallotton, né à Lauzanne le 28 décembre 1865 et mort à Neuilly-sur-seine le 29 décembre 1925 est un artiste peintre, graveur, illustrateur, sculpteur, critique d'art et romancier Franco-Suisse.

Bon, avec un plan aussi serré, on ne peut pas dire que le sujet de la toile n'est pas fesse... Obsédé par la représentation du corps et notamment du corps féminin, Félix Vallotton l'étudie sous tous les angles.

 "The rape of Europa" (le viol de l'Europe)-Félix Vallotton-

Pierre-Paul Rubens ou Petrus-Paulus Rubens en Néerlandais est un peintre branbaçon de l'école baroque flamande, né le 28 juin 1577 à Siegen (Principauté de Nassau-Dillenbourg) mort le 30 mai 1640 à Anvers.

Dans sa version Des Trois Grâces, Rubens cherche à créer le désir du toucher à travers sa toile. Un voile délicat relie les jeunes femmes, passant même entre les fesses du modèle central et guidant notre regard. Les trois nymphes sont beaucoup plus réalistes et pour cause, le modèle au centre est la femme de l’artiste.

"Vénus Frigida" (Vénus Glaciale) -Rubens-

 

QQ !! - Gossip'Girl (over-blog.com)

@gossip-girl.over-blog.com
FB

 

 

Voir les commentaires

2023-09-02T07:53:18+02:00

Chez fardoise ... Paysages

Publié par luna

 

Ici ...

Ma participation au ..

@potins-de-luna.over-blog.com
Fardoise

ALFRED RENAUDIN OU L’ART DES PAYSAGES SUBLIMÉS

 

DERNIER PEINTRE PAYSAGISTE LORRAIN, ALFRED RENAUDIN ( 1866-1944 ) LAISSE DERRIÈRE LUI UN PATRIMOINE ARTISTIQUE REMARQUABLE. LA VILLE DE TOUL LUI REND HOMMAGE DANS UNE EXPOSITION INÉDITE DÉDIÉE, AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE MICHEL HACHET.

Je veux qu’on se promène dans mes toiles. Je n’ai d’autre ambition que de faire éprouver aux autres, devant mes tableaux, ce que j’ai éprouvé moi-même devant la nature. » Tout au long de sa carrière, Alfred Renaudin a été fidèle à lui-même. Considéré comme l’un des plus grands peintres paysagistes de l’entre-deux-guerres, l’artiste ne s’est pas conformé aux modes de son époque et n’a pas basculé dans l’impressionnisme ou le pointillisme. Là où le vent menait Alfred Renaudin, il posait son chevalet et contemplait le paysage qui se dressait devant lui : « Il est d’ailleurs surnommé “le peintre des paysages” » souligne Olivier Bena, président-fondateur de l’association Les Amis d’Alfred Renaudin. « Je le considère comme un témoin de son temps, un chantre de la ruralité. Il a peint les villages, les villes comme Paris. Il a aussi peint les fleurs, les fleuves, les monuments. » 

Jusqu’au 7 février 2021, 83 tableaux, jamais montrés au grand public, sont exposés au Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet de Toul. Pour la première fois, deux collectionneurs ont accepté de prêter ces œuvres inédites qui retracent l’ensemble de la carrière du peintre. Un grand tableau représentant Rovin-sur-Meuse et un grand vase en faïence décoré par Renaudin lui-même sont également exposés. 

 

Un talent indéniable

Alfred Renaudin naît à Laneuveville-lès-Raon, près de Raon-L’Etape. Il grandit dans une famille modeste, son père étant garde barrière. Après l’incendie de la maison familiale en 1870 par des soldats prussiens, il quitte les Vosges et s’installe à Croismare, près de Lunéville. Artiste dans l’âme, Renaudin rejoint alors la faïencerie Keller et Guérin de Lunéville en 1881. « Très vite, ses patrons remarquent chez lui un talent indéniable » raconte Francine Roze, ancienne directrice du Musée Lorrain et commissaire de l’exposition. « Ils l’encouragent à suivre des cours du soir à l’École des Beaux-Arts de Nancy où il rencontre le directeur de l’établissement Jules Larcher. Il découvre alors les œuvres des plus grands maîtres de l’époque. » Pour parfaire sa technique, Alfred Renaudin prend la direction de Paris et rencontre le paysagiste Henri Harpignies, qui devient son maître, tout en fréquentant d’autres ateliers de peintres. L’œuvre d’Edmond-Marie Petitjean restera, sans conteste, l’une de ses plus grandes influences.

Depuis son adolescence, Alfred Renaudin est fasciné par les paysages. Son sens inné de la composition, son regard contemplatif sur le monde qui l’entoure, son trait de peinture précis et sa grande qualité de coloriste l’amènent à bâtir une œuvre remarquable. Au fil du temps, ses promenades deviennent des voyages : « En 1982, il part pour l’Afrique en passant par l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie. Mais il a aussi visité les pays du nord comme l’Écosse ou les Pays-Bas. Son séjour en Italie l’a aussi beaucoup marqué » détaille Francine Roze. Il rend alors avec talent l’ampleur des paysages et le détail des scènes rurales.

 

La 47ème !! - Gossip'Girl (over-blog.com)

 

@potins-de-luna.over-blog.com
FB

 

Voir les commentaires

2023-09-02T06:27:08+02:00

La 47ème !!

Publié par luna

 

Ici ...

Pour la 47ème Edition du ...

 

Autoportrait

Oleg Shupliak (parfois orthographié-Shuplyak),  est né le 23 septembre 1967 à Ternopil, c’est un artiste ukrainien vivant à Berezhany. Il crée des œuvres artistiques, y compris des illusions d’optique, et est surtout connu pour ses têtes de portrait imaginatives nommées « Hidden Images ».

Oleg s’exprime dans la peinture, la photographie, le graphisme, l’illustration et l’animation. En 1991, il est diplômé du département d’architecture de l’Université nationale polytechnique de Lviv.

Depuis 2000, il est membre de l’Union nationale des artistes d’Ukraine et a conçu le logo officiel du 200e anniversaire de la naissance de Taras Shevchenko.

Ce peintre roi des illusions d’optique cache des visages dans les paysages ! Époustouflant !

Avec un style métamorphique, Oleg Shuplyak joue avec la perspective et les éléments pour peindre une seconde image qui peut parfois être si subtile, qu’il est difficile de discerner sans loucher. Oleg Shuplyak, suscite le phénomène de pareidolie du spectateur dans ses portraits de personnalités dont les éléments du paysage composent les traits du visage tout en racontant une autre histoire.

Une paréidolie (aussi écrit pareidolie, du grec ancien para-, « à côté de », et eidôlon, diminutif d’eidos, « apparence, forme ») est une illusion d’optique qui associe un stimulus visuel ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. Ce genre d’illusion d’optique est proche de la perception des anamorphoses. Les techniques de travail pour les créer sont rigoureuses.

L’art d’Oleg Shuplyak est fascinant et ses œuvres sont parmi les meilleures et les plus impressionnantes illusions optiques jamais rencontrées. John LennonPablo Picasso, Sigmund Freud, Charles Darwin, Paul Gauguin, Zeus et l’Oncle Sam sont quelques uns des visages célèbres parmi ceux traités par Shuplyak. L’artiste a reçu plusieurs récompenses entre 1991 et 2013. Une partie de son travail est exposé au Musée national Taras Chevtchenko à Kiev.

 

Sur scène (Shakespeare)

United bother  (Cézanne)

Dans le jardin des idées (Newton)

La mystérieuse (Marilyn)

 

" Gaugin"

" Venise "

??

??

" Sigmund Freud "

 

Autoportrait

 

@Gossip-Girl.over-blog.com
FB

 

Voir les commentaires

2023-08-26T12:10:05+02:00

La 46ème !!

Publié par luna

Ici ...

Pour la 46ème Edition du ...

 

 

Une brève histoire de l'Art Urbain, du Graffiti au Street Art ...

Si la paternité du Street Art est partagée entre Philadelphie, New York et Paris, c'est qu’il y a eu d’un côté des villes qui ont été ébranlées par une crise économique suite à une forte désindustrialisation, et de l'autre, des villes qui ont été le théâtre de révoltes sociales. Prendre d'assaut les murs a bien souvent été un acte politique avant d’être un acte purement créatif.

Aux origines, il y a le Graffiti :

“Cornbread, World's First Writer” revendique ce dernier qui, en 1965, tague son nom sur les murs de Philadelphie car c'est la seule solution pour attirer l'attention de Cynthia, trop timide pour lui déclarer son amour en direct. Une fois la belle conquise, il poursuit son aventure urbaine et place au-dessus de son tag une couronne, n'est-il pas tout simplement le “King of the Walls” comme il l'écrit alors? Un titre que beaucoup se disputent... L'enjeu est d'exister, d'apposer sa signature, son tag, sur les murs de la ville. Taki 183 la reproduira tellement que le New York Times lui consacrera un article entier en 1971, ce qui aura une répercussion énorme à l’époque. Les tags se multiplient sur les murs, mais aussi sur les bus, les camions et surtout les métros qui apparaissent comme le meilleur moyen d'être vu dans toute la ville et pas uniquement dans un seul quartier. Les graffitis de Seen, Dondi White ou Blade recouvrent les trains, font leur renommée et provoquent la colère des maires successifs de New York qui vont durcir la réglementation et les peines encourues pour ce qui est alors un acte de vandalisme. Pour autant, cela ne découragea pas Quik, Futura 2000, Phase 2, Stay High 149 ou encore John Fekner, qui continuera à écrire ses phrases au pochoir dans le Bronx.

Les pionniers du Graffiti Darryl McCray alias Cornbread et Demetrius alias Taki 183 réunis sur la même photo, un grand moment d’histoire capturé par le photographe Pete Duvall (theartblog.org).

L'influence de Keith Haring et J.M Basquiat :

Pendant que les “Writers” matraquent leurs pseudos à New York, certaines galeries saisissent immédiatement la dimension artistique de ces interventions. En 1972, la Razor Gallery expose Phase 2, Snake, Stich 1. De leur côté, Keith Haring et Jean-Michel Basquiat s'emparent également des murs de la ville, mais optent pour une tout autre stratégie: ils visent les galeries d'East Village qui représentent les artistes contemporains les plus reconnus. Haring dessine à la craie dans le métro ses personnages-signature et Basquiat peint son acronyme SAMO© sur les murs juste à côté des galeries importantes. Et ça marche. En 1983, Sidney Janis – qui est alors le galeriste de l'Expressionnisme abstrait et du Pop Art – organise l’exposition “Post Graffiti”, avec A-one, Jean Michel-Basquiat, Crane, CrashDaze, Futura 2000, Keith Haring, Lady Pink, Don Leicht, Noc 167, Rammellzee, Kenny Scharf, Toxic... Les grands noms de l'histoire du Graffiti américain. La machine est lancée, Warhol devient alors l'ange gardien de Basquiat et Haring, leur cote explose et ils vont acquérir une reconnaissance internationale dans le monde de l'art contemporain. Permettant ainsi à un art issu de la rue de trouver sa place auprès des plus grands collectionneurs.

Jean-Michel Basquiat pris sur le vif en train de peindre à la bombe dans les rues de New York pour le film Downtown 81 tourné entre 1980-81 mais seulement diffusé en 2001 (image tirée du film).

Un versant plus politique en France :

Au même moment en France, deux artistes se partagent la paternité du street art: Gérard Zlotykamien et Ernest Pignon-Ernest. Le premier commence dès 1963 à dessiner à la bombe ses silhouettes baptisées “les éphémères” sur le chantier du “trou des Halles” à Paris, en référence aux individus soufflés par la bombe atomique à Hiroshima, laissant pour seule trace une ombre au mur! Il dénonce tout en restant en dehors du système et du marché de l'art. Il préfère travailler sans contrainte, mais refuse de se définir comme un artiste anarchiste. “Je m'auto-engage, explique-t-il, je ne crée ni un dogme ni un système”. En 1966, Ernest Pignon-Ernest reprend la même idée de la silhouette brûlée par l'explosion nucléaire en la démultipliant au pochoir sur les routes et sur les rochers du plateau d'Albion dans le Vaucluse, réagissant ainsi au projet d'y enfouir des têtes nucléaires.

Ernest Pignon-Ernest à côté de son portrait historique de Pasolini durant l’exposition “Ecce Homo” à Avignon (2019-2020) qui célébra plus de 50 ans d’expression artistique (©MAXPPP).

D'un mouvement pur et underground de “Writers”, qui soignent les lettres de leurs tags, inventent des styles, entretiennent les rivalités entre crews pour être le plus visible, marquent leur territoire et font parler d'eux, ainsi que des actes engagés d’artistes désireux de contester des faits et transmettre un message politique, la tendance va peu à peu s'ouvrir. Plus qu'un mouvement artistique, les débuts sont donc portés par le jeu, l'interdit, l’adrénaline mais aussi la contestation, le désir de porter un message qui va notamment devenir la marque de fabrique de certains.

Les oeuvres de Street-Art les plus insolites et créatives :

 

Balade à travers un nouvel Art créatif :

Au-delà du classique “niktamère” graffé maladroitement sur les murs, le street-art d’aujourd’hui se veut plus créatif. Les artistes de ce mouvement né dans la rue se surpassent pour livrer aux passants des oeuvres insolites et surprenantes. À Paris et dans le reste du monde, l’espace public est habillé par des créations originales. De quoi prendre un malin plaisir à vous balader !

 

 

@potins-de-luna.over-blog.com
FB

 

Voir les commentaires

2023-08-19T22:42:00+02:00

La 45ème !!

Publié par luna

Pour la 45ème Edition du ...

Esra Caroline Røise est une illustratrice et créatrice de mode norvégienne. Elle a étudié à l’École des arts Einar Granum et à l’Académie nationale des arts d’Oslo (KHiO), où elle a obtenu son baccalauréat en communication visuelle au printemps 2010. Esra Røise a travaillé sur des missions pour Vogue, Nike et Levi's.

Valeur nette et salaire d’Esra Roise: Esra Roise est une illustratrice qui a une valeur nette de 10 millions de dollars. Esra Roise est née le 21 juillet 1980. Illustratrice et artiste connue pour ses portraits au crayon, son travail de tatouage et ses dessins surréalistes de paysages et de visages qu’elle partage pour ses plus de 60 000 abonnés Instagram. Elle est connue pour avoir fréquemment créé des illustrations pour Céline.
Esra Roise est membre d’Illustrator

La féminité se décline avec virtuosité sous les coups de crayon affûtés d’Esra Roise, la jeune étoile montante de l’illustration norvégienne. Les dessins d’Esra ont l’éclat de cette osmose parfaite qui allie facture et discours. Elle nous livre une interprétation sensuelle et vaporeuse de la ligne, elle froisse le principe d’achèvement en noyant le trait dans un allègre sfumato de vibrations colorées, donne vie aux châles soyeux, aux fourrures, et cuirs de ses héroïnes sexy.

 

 « Je suis attirée par le bizarre, les visages qui ont des traits un peu étranges, en tout cas pas du tout policés, confie la Norvégienne. Une posture dégingandée, un nez proéminent, des dents écartées…, j’adore ça ! » 

" J'te tiens au jus !! "

 

 

@gossip-girl.over-blog.com
FB

 

 

Voir les commentaires

Girl Gift Template by Ipietoon - Hébergé par Overblog